La exploración de la identidad, Frida Kahlo

Tras morir, Frida Kahlo trasciende.

 De pintora activista, generadora de paraísos perdidos y torturada , su imagen se convierte en un icono.

Incluso hasta el punto de caer en una banalidad.

 Pero los millones de imágenes de la artista que se han convertido en merchandising no merman el poder de sus obras.

El genio de Frida Kahlo emerge a través de la enfermedad, el sufrimiento y la postración.

Todo puede tener belleza, aún lo más horrible.

Es capaz de hacer de sí misma un personaje con entidad propia.

Vinculada al indigenismo y amante de la belleza, su imagen y su persona experimentan un auténtico culto en la sociedad mexicana, donde su retrato incluso preside altares dedicados a los santos. 

Afronta una realidad adversa y emplea el arte como catarsis, para mostrar su sufrimiento: para superarlo y para aprender a vivir con él.

Y no va muy lejos para crear su discurso, loado por artistas como André Bretón. 

 Nunca pinto sueños o pesadillas. Pinto mi propia realidad.

1907 Magdalena del Carmen Frida nace en la Casa Azul de Coyoacán, Ciudad de México.

1890 Guilermo Kahlo, emigra a México desde Alemania en 1890, a los 19 años.

La madre de Frida, Matilde Calderón, es la segunda esposa de Guillermo; con la primera, fallecida en 1884, tiene otras dos hijas que manda a un convento.

Frida es la tercera de los cuatro hijos que tiene con Matilde.

En su primera infancia vive una buena racha económica, fruto del trabajo de joyero de la alta sociedad mexicana de la época y de su labor como fotógrafo, que emprende tras su segundo matrimonio.

 Tras el fin del gobierno de Porfirio Díaz, la familia empieza con problemas económicos.

1913 con 6 años, Frida enferma de poliomelitis y guarda cama durante 13 meses.

Es el primer contacto de la artista con la enfermedad.

Se recupera, pero su pierna derecha queda deforme.

Aunque demuestra capacidad de superación desde muy joven y empieza a ayudar a su padre en su trabajo. 

Participa en el revelado o los retoques, y le asiste en la captura de imágenes: esta colaboración es un primer contacto con el arte.

1922 Frida Kahlo ingresa en la Escuela Nacional Preparatoria, donde entra en contacto con las ideas más progresistas de la época.

 Su inteligencia y su talento son su mejor defensa frente a las burlas generadas por su cojera.

Su personalidad arrolladora se impone y forma parte del grupo Los cachuchas, donde conoce a su primera pareja, Alejandro Gómez Arias.

Polaroid PDC 4350

1925 el autobús en el que ambos viajan es arrollado por un tranvía: el accidente ocasiona a Frida múltiples fracturas en todo el cuerpo y agrava los problemas ocasionados por la poliomelitis en su pierna derecha.

Postrada en la cama, la joven recibe de su padre una caja de pinturas y pinceles.

Es el comienzo de una pasión que la acompaña a la durante sus épocas de postración y atenúa sus constantes dolores, que no la abandonan hasta la muerte.

Comienza a pintar la cama con un corsé de yeso que va desde la clavícula a la pelvis, con la ayuda de un dispositivo muy chistoso, un artilugio ideado por su madre que sostiene una tabla donde se colocaban los papeles.

1925 en una de sus primeras obras, Paisaje urbano, es posible distinguir ya algunas de las constantes de la trayectoria pictórica de la artista.

La pintura no es un fin en sí misma, si no un medio para explorar la realidad y mostrar una serie de sensaciones.

 La postración de Frida Kahlo le induce a investigar  su identidad.

Un dispositivo de espejos colocado sobre la cama le permite comenzar su famosísima serie de autorretratos, realizados a lo largo de toda su vida.

En principio, las obras muestran el retrato austero de una mujer de intensa mirada; con el tiempo, los autorretratos reflejan también emociones, sufrimientos, pasiones y deseos.

 Estas obras convierten a Frida Kahlo en objeto de deseo por parte del movimiento surrealista liderado por André Breton.

No se considera pintora surrealista.

El Surrealismo no corresponde a mi arte. Yo no pinto sueños o pesadillas sino mi realidad, mi propia vida.

La exploración de la identidad es una constante en la obra de Frida Kahlo.

Además de los autorretratos, el motivo recurrente es su ascendente familiar, amigos, parejas y allegados.

Su primer autorretrato lo dedica su pareja, Gómez Arias, quien se distancia de ella tras el accidente.

Aunque Frida sufre intensamente con la ruptura (mientras el joven abogado quita importancia a su relación), nunca deja de mantener contacto con él.

El accidente que destruye el esqueleto de la pintora nunca es obstáculo para su actividad social y cultural.

Frida frecuenta desde su juventud los círculos artísticos y políticos de Ciudad de México.

A través de la fotógrafa Tina Modotti entra en contacto con el pintor muralista Diego Rivera, que es el amor de su vida y con quien mantiene una relación caracterizada por la pasión, el desencanto, los celos y las infidelidades.

La artista retrata a su pareja en distintas ocasiones y escribe sus sentimientos hacia él en su diario.

Siento que desde nuestro lugar de origen hemos estado juntos, que somos de la misma materia, de las mismas ondas, que llevamos dentro el mismo sentido.

Un amor poderoso, pero también toxico y destructivo.

1929 y a la edad de 22 años, Frida Kahlo se casa con Diego Rivera de 43.

 Es la boda entre un elefante y una paloma

 Durante los años siguientes ambos residen en La Casa Azul y pasan temporadas en los EEUU.

En esta residencia, y más adelante en la actual Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, la pareja mantiene una intensa vida cultural y social caracterizada por su compromiso político con los ideales de izquierdas.

1937-1939 dan asilo a León Trotski y a su esposa, perseguidos por Stalin.

La relación de Frida y Diego pasa por innumerables altibajos a causa de las infidelidades del muralista, a las que la artista decide responder con sus propias aventuras.

Se divorcian el 1939 para volver a casarse en 1940, esta vez con el compromiso de mantener vidas sexuales abiertas.

 1940 es para Frida Kahlo una década de intensa actividad artística.

Su figura es eclipsada en vida por la poderosa presencia de Diego Rivera.

Aunque no alcanza entonces la fama de su marido, lo cierto es que su obra es reconocida por artistas como André Bretón, Picasso o Kandinsky.

1938, la Galería Julien Levy de Nueva York organiza su primera exposición individual y empieza a participar en muestras colectivas.

Su obra se expone en México, París, Nueva York, Boston y otras capitales norteamericanas.

1942 entra a formar parte del Seminario de Cultura Mexicana en calidad de miembra fundadora.

1943 se incorpora como maestra a la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. 

1953, año previo a su fallecimiento, la Galería Lola Álvarez Bravo una exposición individual de su obra en Ciudad de México: será la única que celebre en el país en vida.

Los problemas físicos y de salud de Frida Kahlo la mantienen postrada durante largas temporadas.

La artista sigue su actividad pictórica y crea magníficos retratos, llenos de simbolismo profundidad y personalidad.

Es el caso de Los ojos de Frida (1948), obra que refleja dos de las constantes de su pintura: el sufrimiento y la pasión por la tradición mexicana.

El dolor y la cercanía de la muerte, que la artista siente cercana, son temas recurrentes en sus lienzos.

1950 su salud empeora, a causa de una intervención en la columna que le causa importantes problemas.

1954 la artista intenta suicidarse en dos ocasiones, incapaz de seguir aguantando el dolor.

Ese mismo año, Frida Kahlo fallece a los 47 años y es velada en el Palacio de Bellas Artes de la capital por los artistas e intelectuales mexicanos más importantes del momento, en un ataúd cubierto por la bandera comunista.

https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/41816-frida-kahlo-biografia-obras-y-exposiciones

https://es.wikipedia.org/wiki/Frida_Kahlo

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/k/kahlo.htm

https://www.vogue.mx/estilo-de-vida/articulo/frida-kahlo-biografia-frases-y-peliculas

La naturaleza y sus cicatrices, Joanie Lemercier

2021 su obra llega por primera a España. Vive y trabaja en Francia.

@JavierArias

Su soporte son los medios audiovisuales, la luz y la naturaleza, su obra genera entornos envolventes en los que el espectador deja de mirar, para integrarse en el espacio.

La Fundación Telefónica selecciona siete instalaciones adaptadas a la arquitectura del Espacio, que utilizan la tecnología para estimular las sensaciones del público y despertar una reflexión sobre temas como el cambio climático, el ser humano como parte activa del ecosistema y la necesidad de tomar parte activa en preservar el medioambiente.

 Para ello, utiliza la luz para generar patrones inmersivos.

Estoy obsesionado con la luz. La tecnología nos permite manipular la luz de tal manera que podemos enviar un píxel a cientos de metros de distancia y tener un control preciso sobre sus propiedades, brillo y color, a muy altas frecuencias»…

En su primera gran exposición individual, sumerge al espectador en un recorrido por distintos paisajes que transportan desde la contemplación de depuradas líneas abstractas y la fascinación provocada por majestuosas montañas generadas por ordenador a la inquietante realidad de una naturaleza sobreexplotada. 

A través de siete grandes instalaciones, esta exposición comisariada por Juliette Bibasse, aborda la importancia de la naturaleza en la trayectoria vital y artística del artista y plantea una reflexión sobre la representación del medio natural a través de la tecnología.

Pionero en el uso artístico del videomapping y cofundador del colectivo AntiVJ en 2008, la obra de Lemercier se centra en la creación de piezas que utilizan la luz proyectada para generar experiencias que alteran la percepción visual. 

A través de la programación informática y la manipulación de aparatos, Lemercier consigue convertir los proyectores en una fuente de luz capaz de transformar la apariencia de las cosas y cuestionar la concepción de la realidad.

En contraste con la fascinación generada por los entornos fabricados digitalmente de la primera parte de la exposición que se presenta en Madrid, la segunda parte de la muestra la realidad de una naturaleza repleta de cicatrices causadas por la sobreexplotación humana.

 Instalaciones de paisajes generados por algoritmos, evocadores volcanes y geografías imaginarias nacidas de la colaboración entre el ser humano y la máquina, dejan paso a la sobrecogedora imagen de destrucción de una de las minas de carbón más grandes y contaminantes de Europa.

A través de colosales imágenes captadas con dron, Lemercier abandona la ficción para enfrentarnos a la urgencia de salvaguardar el entorno.

https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/29-exposiciones/219-exposiciones-madrid

Tamara Lempicka

No siempre es una artista reconocida.

Durante su juventud y parte de su madurez, sus pinturas logran gran reconocimiento.
En una época de gran misoginia es de las pocas mujeres que consigue vivir de su trabajo como artista.

Su obra después del éxito en la década de los 20, pierde interés de la crítica frente al auge del expresionismo abstracto norteamericano.

Posteriormente la obra es reivindicada y recuperada, siendo en la actualidad una de las artistas más cotizadas del siglo XX.

Su vida y personalidad es una incógnita porque se inventa un personaje.
Es real la innovación que su obra aportan a la pintura de la primera mitad del siglo XX.

Sus retratos y desnudos femeninos se convierten en el paradigma iconográfico del Art Déco, objeto de deseo por parte de celebridades y coleccionistas.

Tiene un carácter fuerte y muy claro quién es y quien aspira a ser.


Fui la primera mujer que hizo pinturas claras y evidentes; y ese fue el secreto del éxito de mi arte. Entre cien cuadros, es posible distinguir los míos. Y las galerías comenzaron a ponerme en sus mejores salas, siempre en el centro, porque mi arte atraía al público.

Hoy, sus obras atraen a miles de visitantes en museos y exposiciones.

Su afán de novelizar su vida le empuja a difuminar sus datos biográficos.

Según su biógrafa en1895 nace en Rusia; mientras que según la artista, establece su nacimiento en 1907.

Su padre, abogado ruso muy pudiente, se traslada con su familia a San Petersburgo cuando es niña.


En su infancia, el primer contacto que mantiene con el arte es con su abuela, perteneciente a la aristocracia que en 1911 se la lleva con 13 años de viaje por Italia.

De repente, me encontré con obras pintadas en el siglo XV por artistas italianos. ¿Por qué me gustaron tanto? Porque eran tan claras, tan nítidas…

Pero a pesar de su fascinación por el arte, no se inicia en la pintura durante su adolescencia.

Con 18 años se casa con el abogado ruso Tadeusz Lempicki y tiene una hija, Kizette.


La pareja triunfa en salones y recepciones poco antes de la de la Revolución Rusa, en 1917.

Las cosas cambian para peor, Lempicki que se supone espía del zar, es encarcelado y consigue su libertad gracias a la insistencia de su joven esposa, que no duda en recorrer instancia tras instancia, para conseguir su excarcelación.

Vuela Suecia, Dinamarca y después a París, donde se enfrenta con la falta de dinero y carencia de lujos a los que ambos están acostumbran.

Adrienne, su hermana que vive en París por entonces y esta integrada en la modernidad de la ciudad -que abogaba por la liberación de la mujer y su equiparación con el hombre en derechos y obligaciones- le da un consejo:


Haz una carrera y no tendrás que depender de tu marido.

Entre sus muchas fabulaciones se define en varias ocasiones como una artista autodidacta.

Aunque estudia en diferentes instituciones parisinas, desde la Académie de la Grande Chaumière, donde se forma con el simbolista Maurice Denis, hasta la Académie Ranson, fundada por el fauvista Paul Ranson.

Pasa infinidad de horas en el Museo del Louvre, contemplando la obra de los maestros. Su mentor es el fauvista André Llhote, de quien absorbe e interioriza la habilidad para plasmar volumen solidez en las formas, al tiempo que aplica fundamentos del cubismo (sobre todo, la fractura de los planos y la distorsión de la forma).

Vivo en los límites de la sociedad, y las reglas de la sociedad no se aplican a aquellos que viven en el límite.

Siempre se considera un ser especial, privilegiado, y se preocupa de crear y mantener una relación estrecha con los círculos más aristocráticos de la vanguardia de su época. 1922 añade el de a su apellido para hacerlo más aristocrático y es cuando empieza a erigir el personaje.


Es una mas en los salones literarios, donde la cocaína, el hachís y el alcohol circulan.

Jean Cocteau dice que la artista adora el arte y la alta sociedad en igual medida.
La bisexualidad de la propia artista, tolerada en los círculos en los que se mueve, queda reflejada en sus obras.


Obras como Grupo de Cuatro Desnudos (1925) o La bella Rafaela (1927) muestran primeros planos de desnudos femeninos que la hacen paradigma del Art Déco.

Tiene influencias de Ingres y de Manet.

Hace un gran número de retratos de personajes de la aristocracia, gracias a la venta de los cuales puede mantener su nivel de vida.

1920, su obra capta el favor de la aristocracia y la alta sociedad.
Pero es a principios de los años 30 cuando alcanza su mayor éxito.

1929 pinta uno de sus piezas más célebres, Autorretrato en un Bugatti verde, obra que es el icono más conocido de la pintura Art Déco.

En la tela, mira desafiante a la cámara y se muestra a sí misma conduciendo un vehículo, una posición ocupada por hombres.


La pintura es un encargo para la portada de la revista alemana Die Dame.
El éxito va seguido de una época oscura, ese mismo año se divorcia de su marido.


1933 sus encargos empiezan a escasear por causa de la crisis económica derivada de la Depresión.


1939, contrae matrimonio con el barón Raoul Kuffner.

Se trasladan a los Estados Unidos, con la II Guerra Mundial a punto de estallar.
Escoge un destino acorde a sus aspiraciones y modo de vida: Hollywood.

Pero en los Estados Unidos el recibimiento que deparan a la artista no es la que ella espera.


En su nuevo hogar se la considera una pintora de fin de semana, que usa el arte como entretenimiento.


1949 vuelven a mudarse, esta vez a Nueva York.

Allí sigue pintando en un estilo más inspirado en los antiguos maestros que el que reflejan sus obras de los años 30.


También hace interiorismo, generando proyectos para las casas de algunos personajes de la alta sociedad.

1962, la galería Lola’s Gallery de Nueva York inaugura una exposición con la obra de Tamara de Lempicka.

La crítica acoge la muestra con frialdad, pero la artista no deja de trabajar.
Ese mismo año, su marido fallece repentinamente y ella se muda a Houston para estar más cerca de su hija casada con un geólogo norteamericano.

Se muda a Cuernavaca, México.

1972, el Museo de Luxemburgo de París organiza una exposición con su obra que vuelve a despertar el interés del público, haciendo que la artista se reconcilie con la crítica.


1980, fallece durmiendo y su cuerpo es incinerado y las cenizas esparcidas en las faldas del volcán Popocatepetl.

https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/41823-tamara-de-lempicka-biografia-obras-y-exposiciones

trianart

Aurelia de Souza

Es una de las escasas mujeres portuguesas que tienen un lugar para su obra, en la Galería de los Grandes Pintores Portugueses de la segunda mitad del siglo XIX.

Con un discurso propio naturalista, realista, con influencia del impresionismo y el postimpresionismo, pinta paisajes, autorretratos, y escenas de género usando la técnica tenebrista del claroscuro en sus interiores con mujeres haciendo sus tareas del hogar o niños.


1886, el 13 de junio, María Aurelia Martín de Souza nace en Valparaíso, Chile

Es la cuarta hija de siete de una familia portuguesa emigrada a Brasil y Chile.

1869, cuando tiene 3 años, su familia retorna a Portugal, y compran una casa con los ahorros, La Quinta de China, a orillas del Duero cerca de Oporto.

1874 a la muerte del padre, su madre se vuelve a casar.
Cuando tiene 16 años, empieza a tomar clases de dibujo y pintura con el pintor António da Costa Lima, y en 1889 pinta su primer autorretrato.

1892 ingresa junto a su hermana Sofía en la Academia de Bellas Artes de Oporto, donde es alumna de João Marques de Oliveira, que es una gran influencia en su pintura.

 1893-1894 muestra su obra en diferentes exposiciones colectivas, entre ellas, en la de la Escuela de Trabajo, donde obtiene la distinción de Estudiante de la Academia, otorgada por la Escuela de Bellas Artes.

 1896-1897 cursa prime y el segundo curso académico de pintura histórica.

1897-1898 tercero con excelentes calificaciones.


1898 se inscribe en el cuarto año, pero no puede completarlo.

1899 puede seguir los estudios gracias al apoyo de su hermana Helena, en París, ciudad en la que vive 3 años.

Allí recibe clases, en la Academia Julien, de Jean Paul Laurens y Jean-Joseph Benjamin-Constant.
Viaja Londres varias veces durante el tiempo en que reside en París.

1900 pinta el famoso autorretrato con la capa roja, actualmente en el Museo Nacional de Soares dos Reis.
Ese mismo año su hermana Sofía se une a ella en París.

1902 regresan Portugal, tras viajar por distintos países de Europa, visitando Bélgica, Alemania, Italia y España, recorriendo los más importantes museos, despertando en Aurelia su pasión por la pintura flamenca.

1907 se le ofrece presidir la Sociedad de Bellas Artes de Oporto, pero declina el nombramiento.


En los años siguientes participa en la exposición anual de la Sociedad de Bellas Artes de Oporto.

1909-1911, expone en Galerías de la Merced.

1908-1912, en el Crystal Palace

1917-1933, en Oporto

 1916-1921 en la Sociedad Nacional de Bellas Artes de Lisboa.

1921, dejó de ser miembro de la Sociedad de Bellas Artes de Oporto como protesta por el aumento de las cuotas doble y que esta institución no posea sala de exposiciones.

Hace ilustraciones para diferentes publicaciones.

1922, el 26 de mayo, con 55 años, tras una grave enfermedad, fallece en su casa de Oporto.

https://www.artycultura.net/2016/05/aurelia-de-sousa-la-voz-femenina-del.html?m=1

Trianart

https://veuvermella.wixsite.com/veuvermella/post/aur%C3%A9lia-de-sousa

https://poramoralarte-exposito.blogspot.com/2019/06/aurelia-de-souza-1866-1922.html

https://art-y-cultura.blogspot.com/2016/05/aurelia-de-sousa-la-voz-femenina-del.html

La circularidad en el discurso, Bruce Nauman

Fort Wayne, Estados Unidos, 1941

Tras estudiar en la Universidad de Wisconsin, en Madison, Bruce Nauman se traslada a la Universidad de California, en Davis, dónde en 1966 termina sus estudios de postgrado.

Resulta difícil clasificar la obra de Nauman en el marco de un movimiento concreto. Sus referencias se encuentran en la obra dada de Man Ray, el teatro de Samuel Beckett y en diferentes corrientes de los años sesenta y setenta, como el minimalismo, el arte conceptual i el body art.

Utiliza el dibujo, pintura, escultura, instalación, fotografía, cine y vídeo, entre otros, a menudo reforzados por el uso del lenguaje escrito o hablado.

Una característica en su trabajo es el compromiso político y ético progresista.

2021, 21 de julio, La Fundación Cartier clausura una gran exposición de Bruce Nauman que se inauguro en marzo.

Incluye una selección de trabajos recientes en los que continúa explorando las vivencias físicas y emocionales que sus proyectos suscitan en el espectador.

La actividad física fomenta formas de conciencia, por eso desde 1966 utiliza su propio cuerpo como instrumento de explotación.

Lo manipula como patrón de medida física del espacio y como el elemento que le permite concretar una materia fragmentaria incapaz de asirse globalmente.

Estudia experiencias corporales específicas tratando de determinar de qué modo éstas se relacionaban con la percepción del tiempo y del movimiento, investigaciones que entroncan con su interés por las teorías de la Gestaldt como medio de conocimiento del propio cuerpo, por la música de Steve Reich o La Monte Young y por la danza de Meredith Monk o Cunningham.

Untitled 1994 Bruce Nauman born 1941 Purchased 1996 http://www.tate.org.uk/art/work/P77804

El tema de la circularidad es muy recurrente en su obra.

Esa actitud obsesiva la encuentra reflejada en las novelas de Samuel Beckett, cuyos personajes realizan extrañas actividades que adquieren gran relevancia.

1967-1968, Arte maquillaje. En cuatro películas, se pinta la cara para difuminar su identidad haciendo referencia a la pérdida o la desaparición.

En los ochenta trabaja con payasos como búsqueda de la identidad y la amenaza de la autoexposición, una tensión entre lo que se desvela y lo que se esconde u oculta. Figuras que hablan de alienación y de extrañamiento social y plantean aquello oculto tras la cámara.

El payaso es metáfora del hombre actual que ofrece una visión desesperanzada del  individuo.

Son obras marcadas por el dolor, la impotencia o la muerte que utilizan el cuerpo como vehículo expresivo.

En esa repetición agotadora destacan las obras elaboradas a partir de NEONES

1984. Cien viven y mueren. 4 columnas con secuencias cambiantes de palabras referidas a la vida y la muerte que se encienden y se apagan.

Sus contenidos son breves y amargas frases, vulgares y poéticos, que conforman un listado de actos cotidianos confrontados con la muerte.

1990 hace esculturas de cabeza de seres vivos en moldes de cera.

Su reproducción repetida, el hecho de que no se exhiban dispuestas sobre peanas sino colgadas, sus ojos cerrados, sus narices taponadas y su aspecto de máscaras de carácter mortuorio hace que resulten inquietantes.

http://proyectoidis.org/bruce-nauman/

https://revistacodigo.com/lista-bruce-nauman/

https://www.macba.cat/es/arte-artistas/artistas/a-z/nauman-bruce

https://es.wikipedia.org/wiki/Bruce_Nauman

https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/376-bruce-nauman

https://cronicaglobal.elespanol.com/letra-global/cronicas/bruce-naumann_264924_102.html

El reportero de guerra, Anthony Gross

Su obra está en infinidad de museos como el British Museum de Londres, el Victoria and Albert Museum, la Galería de Arte Huddersfield, el Museo Imperial de la Guerra, en la Tate Gallery de Londres; la Galería Nacional de Victoria, en Melbourne, la Galería Nacional de Sudáfrica, la Galería Nacional de Noruega, la Real Academia de Bellas Artes de Estocolmo, e Rijksmuseum de Amsterdam; el Museo del Louvre, el Metropolitan y el Museo de Arte Moderno, de Nueva York y la Galería Nacional de Arte de Washington.

1905 nace en Dulwich, Londres, Reino Unido.


Pintor, grabador, artista de guerra y director de cine de origen judío-húngaro, italiano y anglo-irlandesa.


Es hijo del cartógrafo húngaro y fundador de la Geographia Ltd, Alexander Gross y de la sufragista Isabelle Crowley, y hermano de la artista y escritora y editora, Phyllis Pearsall.

18th September 1948: Artist Anthony Gross sights along his pencil before committing an image to paper, whilst sketching at the London Corn Exchange. Original Publication: Picture Post – 4644 – Artist And Cameraman Go Out Together – pub. 1948 (Photo by Bert Hardy/Picture Post/Hulton Archive/Getty Images)

Estudia en la Shrewsbury School House y más tarde en la Repton School.

1923 ingresa en la Slade School of Fine Art, en la que tiene como maestro a Henry Tonks.

Después  va al Central School of Art and Crafts de Londres.

1924 estudia en L’ École des Beaux-Arts de Paris, y despues en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.

1925 de nuevo en París, toma clases de grabado en la Académie Julian y en la Académie de la Grande Chaumière.

Chins at War; This Party consists of the Official Camera-man, an Army Observer, the Artist, and an Escort of Haka Chins (Art.IWM ART LD 3159) image: The cameraman and the observer rest on the ground. The escort stand behind them, with a heavily laden mule. Copyright: � IWM. Original Source: http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/11572

Pinta y hace grabados en España, pinta en Bruselas.

1928 vuelve a trabajar en París, y de otras urbes francesas.

1930 expone en distintas galerías de París, y se convierte en un miembro de la generación de jóvenes grabadores franceses.

Confecciona trajes y decorados para el ballet, trabajando con el compositor Tibor Harsányi.


1934 a la vez se inicia como director de cine, codirigiendo el cortometraje La Alegría de vivir, con Hector Hoppin.

1934 retorna al Reino Unido, donde trabaja en películas de animación, ilustra una edición de Les Enfants Terribles, de Jean Cocteau, y pasa a ser director de arte para la London Films.

1937 vuelve a París, antes se casa con la artista de moda Villeneuve Marcelle Marguerite Florenty en 1930, viviendo en París hasta 1940, año en el que se establece en Flamstead, Hertfordshire.

Con la Segunda Guerra Mundial es contratado como artista de guerra, realizando de dicha contienda numerosos dibujos, grabados, acuarelas y óleos, siendo el artista más prolífico de escenas del conflicto.

Marcha a Kurdistán, Líbano, Egipto, Siria, a veces acompañado de otros artistas de guerra, como Edward Ardizzone y Edward Bawden; y más tarde documenta la Campaña del Norte de África.

1943 va a la India y Birmania para ver en primera línea los combate contra los japoneses.

Estas series son objeto de una exposición individual en la Galería Nacional, cuando vuelve a Inglaterra.

1944-1945, se hace una exposición de 51 de estos dibujos, titulado India en Acción,  exposición que  va después a Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos.

Es testigo de primera mano, de la reunión de las fuerzas estadounidenses y rusas en el río Elba el 25 de abril de 1945, y realiza un retrato del general Montgomery.

Al terminar la Guerra vuelve a Inglaterra, Instalándose en Chelsea, y pintando en Londres, Greenwich y Blackheath.

1948-1954 da clases en la Central School of Arts and Crafts, y despues en la Slade School of Fine Art.

Sortie d’Usine No. 4 1931 Anthony Gross 1905-1984 Purchased 1978 http://www.tate.org.uk/art/work/P07245


En los 1950 ilustra infinidad de publicaciones,  como Cumbres borrascosas, de Emily Bronté y The Forsyte Saga, del Premio Nobel, John Galsworthy.

Desert Patrol 1942 Anthony Gross 1905-1984 Presented by the War Artists Advisory Committee 1946 http://www.tate.org.uk/art/work/N05696

1948-1971, como miembro del Grupo de Londres hace infinidad de exposiciones, en Europa y Estados Unidos.


1965 se convierte en el primer presidente del Printmakers Council.

Final Stages of the German War: Krupp’s Works at Essen 1945 Anthony Gross 1905-1984 Presented by the War Artists Advisory Committee 1946 http://www.tate.org.uk/art/work/N05701

1979 es designado miembro honorario de la Royal Society of Painter-Etchers and Engravers in 1979.

1979 es elegido miembro asociado de la Royal Academy, y de pleno derecho en 1981.

1984 fallece en Le Voulvé.

https://www.redfern-gallery.com/artists/64-anthony-gross-ra/biography/

Trianart fotos

El nómada, Peter Doig

Sus obras se encuentran en las colecciones del Art Institute of Chicago, la National Gallery of Art en Washington, DC, la Tate Gallery en Londres, y la Goetz Collection en Munich.

2013 vuelve a su ciudad, La National Galleries of Scotland hace una exposición retrospectiva llamada No Foreign Lands (No hay tierras extrañas).

Es la primera vez que expone en su ciudad de origen.

Con este título parece querer mostrar la clave del pintor, pues nacido en Edimburgo en 1959, deja pronto su ciudad para viajar por distintos lugares del mundo.

1962 se muda con su familia a Trinidad, abandonándola a los pocos años para vivir en Canadá.

Este traslado es el origen de una serie de obras realizadas más tarde, en los 90, en las que muestra paisajes invernales y nevados de su memoria infantil, como en White Creep.

1979, vuelve a Gran Bretaña y, en Londrés, estudia Bellas Artes en la St Martin’s School of Arts y en la Chelsea School of Arts.

Allí se fascina con Edward Hopper, Paul Gauguin y Edvard Munch.

1980 vuelve de nuevo a Canadá, a Montreal, a los paisajes nevados, a los enormes lagos de aguas quietas en los que flotan canoas, algunas con personas solitarias.

2007 Canoa blanca lo hace una celebridad al ser subastada por 10 millones de dólares.

Pero para alguien que se aleja del trapicheo mercantil de arte, esto es un handicap para poder crear con independencia y anonimato.

Según el New York Times, el pintor decide no vender más sus obras al coleccionista Charles Saatchi, responsable de esta venta:

Estaba muy nervioso después de la venta. (…) La gente hablaría más del precio de la obra que del propio trabajo.

 Además me hacía más difícil pintar. Me preguntaba, ¿por qué lo hago?

 ¿Estoy haciendo más ricos a los ricos?


A pesar de este pánico, el artista ya había sido reconocido por la crítica como uno de los grandes del siglo XX.

1994 es nominado al Turner y, ese mismo año, recibe el Elliette von Karajan, además de convertirse, en 1995, en el comisario de la Tate Gallery de Londres.

Ahora uno de sus trabajos más conocido y valorado es la serie basada en uno de los edificios del arquitecto suizo Le Cobursier, Unité d’Habitation, en el que refleja su obsesión por la relación de la naturaleza con la obra del hombre.

Le Cobursier, Unité d’Habitation, Marsella

Tras fotografiarlo pinta en lienzos inmensos el contraste entre el austero edificio de hormigón y la vegetación que parece tragarlo.

2002 este vínculo de la naturaleza, con el entorno, se hace presente cuando decide establecerse de nuevo en la isla de Trinidad.

En Puerto España abre su taller de pintura y, otra vez con la fotografía, capta paisajes y habitantes.

La cámara, las postales o los recortes de periódico se convierten en aliados para recordar lo que ve y, a partir de ellos, compone las pinturas ya dentro del taller, no en una creación fotorrealista, sino impresionista y abstracta.

En esta etapa, retrata una naturaleza salvaje, con influencia de Gauguin.

Trata de homenajear a sus pintores favoritos desde su discurso, sin que las obras sean exóticas o representen un mundo idílico y primitivo.

Realiza infinidad de exposiciones.

2005, siendo profesor de la Academia de Bellas Artes de Düsseldorf, hay una exposición en la Pinakothek der Moderner de Munich sobre su obra, donde destaca, la de un viejo roquero que mira de frente a los visitantes, sentado en una pequeña barca, en la composición llamada One hundred years ego.

2008, la Tate Gallery de Londres expone dos décadas de creación del artista, con más de 50 pinturas al óleo y trabajos sobre papel y en la que muestra a un Peter Doig pintor de sueños y de mundos alternativos, llenos de fantasía combinada con recuerdos e imágenes de su memoria.

Después, tiene lugar las muestras del Musée d’Art moderne de la Ville de Paris y de la Contemporary Fine Arts de Berlín, hasta regresar a su ciudad natal con la exposición ya mencionada, No hay tierras extrañas, que se trasladaría después a la Montreal Museum of Fine Arts,

2014 hay muestra de cuarenta carteles de películas que Doig pinta para las sesiones de cine del studio filmclub, instalado en su propio taller.

https://es.fashionnetwork.com/news/Dior-men-colabora-con-el-artista-britanico-peter-doig,1272917.html

Trianart fotos

https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://www.moma.org/artists/8087&prev=search&pto=aue

https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas/280-peter-doig

https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://www.saatchigallery.com/artist/peter_doig&prev=search&pto=aue

https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://brooklynrail.org/2020/10/artseen/Peter-Doig-Tokyo&prev=search&pto=aue

¿Cambio de paradigma o Burbuja? Beeple

2021, marzo, una obra es vendida en una subasta online por 69 millones de dólares.

 Aunque la noticia no es rara pues en 2019 Jeff Koons vende Rabbit por 91,1 millones de dólares.

Lo increíble es que Everydays: The first 5.000 days, tiene un soporte magnético.

Es un archivo NFT (non-fungible token) y es concebida en, y para existir en, el mundo virtual, online.

El creador es Mike Winkelmann, conocido como Beeple.

2021, forma parte de los tres artistas vivos más cotizados, compartiendo podio con David Hockney y Jeff Koons.

Hace 1 obra al día durante 13 años, y con todas ellas confecciona una gran tesela virtual que hace saltar el mercado del arte de forma totalmente inesperada.

Beeple (b. 1981) EVERYDAYS: THE FIRST 5000 DAYS

Las opiniones se dividen y hay quienes ven en su obra el inicio de una nueva era para la creación, y por otro auguran el estallido de una nueva burbuja.

Una burbuja, como no podía ser de otra manera, inflada de forma artificial.

Frente a ellos, Winkelmann (AKA Beeple) continúa creando obras que se caracterizan por su imaginario, tan familiar como inquietante, y su acerada crítica social.

Hasta su arrolladora entrada en el olimpo del arte contemporáneo, Mike Winkelmann es un diseñador gráfico que disfruta de una anónima existencia en Appleton, Wisconsin (EEUU).

Un padre de familia con un coche poco pretencioso y una existencia similar a la de millones de personas.

La diferencia aqui es la de una decisión personal de crear una obra al día a lo largo de 13 años, y formar con todas ellas un enorme fresco a medio camino entre la iconografía popular, la ciencia-ficción, la política y el orden mundial (Everydays: The first 5.000 days).

Si su decisión es peculiar y más lo es el soporte elegido para comercializar sus obras.

Se trata de los famosos NFTs o non-fungible tokens, archivos no fungibles que existen directamente en la nube, pero sin soporte físico alguno. 

Winkelmann elige un seudónimo que revela su lado más geek: Beeple, el nombre de unos peluches interactivos que aparecen en las tiendas en los años 80 y que hoy se venden como objeto de coleccionista. 

  Preguntado sobre el origen del proyecto Everydays, el propio Winkelmann confiesa que no es idea suya: 

Descubrí que otro artista, Tom Judd, había hecho algo parecido hace unos años.

Me pareció una gran idea, y pensé que sería una forma fantástica de mejorar mi técnica para dibujar.

Desde entonces he empleado este proceso como herramienta para aprender sobre fotografía 3D y animación.

Pero creer que Winkelmann es un diseñador gráfico antes de su fulgurante éxito no se ajusta a la realidad.

Antes de la famosa subasta ya realiza audiovisuales en 4D para personajes tan célebres y mediáticos como Justin Bieber, Kate Perry o Nicki Minaj, además de colaborar para multinacionales como Apple.

Su renombre llega a la SuperBowl: el muro de fuego que atraviesa Shakira durante su actuación en 2020 era obra de Beeple.

También tiene encargos de firmas como Louis Vuitton.

El director creativo de la firma de alta costura ve su trabajo en Instagram y contacta con él para emplear algunas de sus imágenes en colección de primavera-verano de la firma para 2019.

Las imágenes, forman parte del proyecto Everydays; todo el mundo podía (y puede) verlas y descubrirlas día a día en su página web y su cuenta de Instagram.

La enorme fama de Beeple, sin embargo, no se entiende sin tres siglas cruciales: NFT.

 2020, el artista oye hablar sobre los non-fungible tokens y empezó a valorar la idea de convertir sus obras en este tipo de archivos, en lugar de trabajar con los clásicos JPGs.

 ¿El motivo? Los NFT se pueden autentificar, y por lo tanto, vender como obras únicas. El comprador posee un archivo “firmado” por el artista, que posteriormente puede volver a vender.

En diciembre de 2020, Winkelmann pone a la venta veintiún NFTs (o nifties, como ya se les conoce) realizados a partir de sus obras en internet, a un dólar por obra.

 En pocos minutos, los archivos habían sido adquiridos en su totalidad y comienzan a ser vendidos y comprados repetidas veces, hasta alcanzar el medio millón de dólares. Para el artista, el proceso solo tiene ventajas: además de impulsar su nombre como creador, cada venta de uno de sus NFT le reporta un porcentaje.

Un sistema innovador con sus pros y sus contras: si por un lado permite que los artistas obtengan ganancias constantes de sus obras, los compradores corren el riesgo de que sus adquisiciones pierdan todo su valor de un día para otro.

E incluso, de que desaparezcan.

El impulso final para el ascenso de Beeple tiene lugar cuando The Complete MF Collection, un conjunto de NFTs que pone a la venta en una subasta online, se vende por 777.777 dólares.

El motivo: una increíble oferta que llegó a la subasta cuando solo queda un segundo para que finalice.

Esto hace que Noah Davies, especialista en arte contemporáneo de Christie’s, a proponerle al artista la oferta que ha cambiado su vida (y el devenir del arte actual).

Davies encarga a Winkelmann una obra para venderla a través de la casa, pero el resultado no le parece adecuado para el público objetivo de Christies.

Entonces, el propio Beeple propuso realizar un mosaico digital con todas sus obras, algo que ya habían hecho otros creadores con anterioridad (es el caso de Jiří Georg Dokoupil y su Goldfinger).

El artista titula el archivo Everydays: The first 5.000 days; cuando se pone a la venta su precio sube como la espuma.

En poco tiempo, los activistas de la criptomoneda Metakovan y Twobaduor, alias de los empresarios Vignesh Sundaresan y Anand Venkateswaran, se hacen con la obra por más de 69 millones de euros. 

El vídeo de Winkelmann en su casa, viendo cómo su obra se vende por una cantidad impensable hasta la fecha para una serie de arte digital, es ya historia en las redes. 

Sobre la calidad del arte de Beeple, el propio artista tiene sus dudas.

En una entrevista concedida a businessinsider.com tras la venta de la obra, asegura:

todavía soy [un artista] malo, malísimo, como se puede comprobar en la pieza de Christies.

Sin duda, no le falta talento; sus imágenes son inquietantes, perturbadoras y críticas, y conforman un imaginario propio con un estilo plenamente reconocible.

Pero si hablamos de innovación, se quedan evidentemente cortas.

Son obras figurativas de obvia inspiración surrealista y pop, que beben de fuentes como la distopía, el imaginario post-apocalíptico e incluso el steam punk.

En este caso, lo novedoso no está tanto en la obra en sí como en el soporte en el que se genera, y en la forma en la que se comercializa y difunde.

La polémica, desde luego, está servida.

En la actualidad, el arte contemporáneo se dividen entre los que vislumbran una nueva forma de hacer, vender y poseer arte, y una inquietante burbuja que puede estallar en cualquier momento.

A día de hoy, ya hay numerosos casos de compradores de NFTs que han visto desaparecer sus adquisiciones de un día para otro.

Por otra parte, está el problema de la enorme huella de carbono que generan los procesos de blockchain, las cadenas de bloques donde se registran.

Y lo más importante: ¿qué pasa cuando el arte se crea solo para la especulación? ¿Y cuando deja de ser un medio de comunicación, método de provocación y herramienta para el progreso social y cultural? 

https://www.elconfidencial.com/cultura/2021-03-27/arte-digital-beeple-museos-especulacion_3002943/

https://elpais.com/icon-design/arte/2021-03-23/quien-es-beeple-el-artista-que-acaba-de-vender-un-archivo-digital-por-57-millones-de-euros.html

https://es.wikipedia.org/wiki/Mike_Winkelmann

https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/32-artistas

https://www.larazon.es/cultura/20210311/v6hbnjkv2zfajc3mcdzmikphbe.html

https://www.elconfidencial.com/cultura/2021-03-27/arte-digital-beeple-museos-especulacion_3002943/

Self, el busto de sangre propia, Marc Quinn

1964, Londres 8 de enero, artista visual británico, consagrado internacionalmente que trabaja y vive en Londres y cuya obra incluye escultura, instalación y pintura.

 Explora el ser, a través del entorno, cuerpo, genética, identidad, medio ambiente, los media etc.

Utiliza infinidad de soportes como sangre, pan y flores, mármol y acero inoxidable.

Hace exposiciones en el Museo de Sir John Soane, en la Tate Modern, en la National Portrait Gallery, en Londres, en la Fundación Beyeler, en la Fondazione Prada y en la South London Gallery.

 Pertenece a los Young British Artists, de los 90 que Saatchi promociona.

2004 una de sus obras más conocidas es el encargo de Trafalgar Square, donde exhibe su escultura Alison Lapper Embarazada.

 La serie de autorretratos de Quinn, hecha con su propia sangre, Self  de 1991, tiene una retrospectiva en la Fundación Beyeler en 2009.

Nace en Londres, de madre francesa y padre británico.

Pasa sus primeros años en París, al ser su padre un físico investigador y trabajar allí.

Recuerda una fascinación precoz por los instrumentos científicos en el laboratorio de su padre, en particular relojes atómicos.

​ Estudia Historia e Historia del arte en el Robinson College, en Cambridge y mas tarde Fine Arts en la Golmith.

1990, es el primer artista en ser representado por el galerista Jay Jopling.

1991 hace su primera exposición con Jopling, exhibiendo Self (1991), un auto-retrato congelado hecho de nueve litros de sangre del artista.

1990, Quinn y varios compañeros de facultad y generación se caracterizan por su radicalidad en la experimentación de arte.

 1992, el grupo es denominado Young British Artists por el escritor Michael Corris en la Artforum.

1995, tiene una exposición individual en la Tate Britain, donde nuevas esculturas son mostradas como parte de la serie Art Now.

 1997, su célebre trabajo Self (1991), es exhibido en la Royal Academy of Arts, de Londres para la exposición Sensation.

El Self de Quinn, junto a las piezas de Sarah Lucas y Damien Hirst, compañeros de facultad, son muy populares entre el público británico.

 La exposición recibe la atención de los medios y tiene gran numero de visitantes para ser una exposición de arte contemporáneo.

2004, es premiado con el encargo de realizar una obra para el cuarto plinto de la Trafalgar Square de Londres, para lo cual hace una escultura en mármol representando la artista embarazada con deficiencia, Alison Lapper.​

2006, el Museo de Arte Contemporáneo de Roma presenta las obras de Quinn en una exposición individual enfocada en su más reciente escultura figurativa.

2009, la Fundación Beyeler, en Berna, presenta una exposición individual de la serie continua de Marc Quinn, Self, incluyendo todas las esculturas de 1991 a 2006.​

2012, Quinn es contratado para producir una obra monumental para la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, para la cual realizó Breath, una escultura monumental de Alison Lapper suspensa por el aire. 2013, Quinn presenta una exposición individual por ocasión de la 55ª Bienal de Venezia, en la Fundación Giorgio Cini, Venecia, con curadoria de Germano Celant.

2013 es publicada la primera monografía de Quinn Memory Box, por Germano Celant. 2014 un documental sobre la vida y obra de Quinn, Making Waves, es lanzado y producido y realizado por Gerry Fox.

2017, hace una gran exposición en el Museo Sir John Soane, en Londres.

La exposición es la primera de una nueva serie de colaboraciones con artistas, diseñadores y arquitectos contemporáneos, que, inspirados en el espíritu de John Soane buscaron dar vida a la colección de maneras innovadoras.

Los primeros trabajos persiguen la idea de corporalidad, decadencia y preservación.

 Éxperimenta con materiales orgánicos y degradables, incluyendo pan, sangre, plomo, flores y escultura e instalación para producción de ADN, produciendo Esculturas en Pan (1988), Self (1991), Desintoxicación emocional (1995), Jardín (2000) y Retrato de ADN de John Sulston (2001).

2000, se centra en el uso de mármol, bronce y cemento.

Explora el cuerpo y sus extremos a través de las lentes de materiales clásicos y urbanos.

Los trabajos incluyen The Complete Marbles (1999 – 2005), Alison Lapper Pregnant (2004), Evolution (2005 – 2009) y Planet (2008).

2010, trabaja con metales, como acero inoxidable, aluminio, tintas para grafite, detritos encontrados a la riba-mar, tapiz y pintura, como observado en The History Paintings (2009) y The Toxic Sublime (2014).

Tiene obra en la Tate Modern, en Londres, la National Portrait Gallery de Londres, y el Museo Colección Bernardo, en Lisboa.

https://www.alejandradeargos.com/index.php/es/completas/9-invitados-con-arte/41456-marc-quinn-entrevista

https://www.factum-arte.com/ind/59/marc-quinn

https://tuamc.tv/actualidad/archivo-darktv/marc-quinn-arte-literalmente-corazon-la-sangre/

https://es.wikipedia.org/wiki/Marc_Quinn

Neo Rauch

Neo Rauch crece en la Alemania del Este comunista. 

1990 al haber una Alemania unida , asimila y parodia las ruinas del realismo social del arte comunista junto con la imaginería popular del capitalismo.

 Su estilo inusual, que hace inteligibles y une sensibilidades contradictorias a menudo antagónicas, da lugar a una generación de pintores en el área de Leipzig. 
Sus piezas comparten afinidades con el surrealismo, como una duermevela, como un escape.

 Pero Rauch dice que su obra tiene una segunda lectura, distancia su trabajo de las lecturas fáciles.

No me sirve el culto del surrealismo clásico o su repertorio ajustado de métodos. De hecho, es todo lo contrario: en mi lienzo, como en mi mente, todo es posible.

 Aunque representa la herencia de la Alemania del Este y la naturaleza y limitaciones de su sociedad, Rauch también canaliza a iconoclastas alemanes como Jörg Immendorff y Georg Baselitz para presentar una obra figurativa llena de fisuras cronológicas. 


 Las figuras que emergen en las tradiciones del realismo social soviético y alemán —jóvenes robustos y amas de casa sumisas— en su obra parecen despojadas de su dinamismo y fijas en una especie de estasis. 

Su obra es una búsqueda del ser alemán, muestra una nación alemana atrapada en un mundo surrealista y confuso donde la arquitectura comunista se encuentra junto a la publicidad y la mercancía al estilo de la década de 1950.   

https://christophorus.porsche.com/es/2018/388/porsche-enthusiast-neo-rauch-artist-911-design-christophorus-388-16000.html

https://www.dw.com/es/neo-rauch-arte-alem%C3%A1n-entre-rock-surrealismo-e-historia/a-5483456

https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://www.thebroad.org/art/neo-rauch&prev=search&pto=aue

https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=en&u=https://www.sothebys.com/en/artists/neo-rauch&prev=search&pto=aue

https://www.moma.org/artists/27431