Los Grimm y la tradición oral alemana

En los primeros años del siglo XIX, los escritores alemanes Clemens Brentano y Achim von Arnim deciden elaborar una colección de poesías basadas en cuentos populares alemanes, que aparecen en tres volúmenes, entre 1805 y 1808, bajo el título El muchacho de la trompa mágica.

Brentano y Arnim formaban parte del círculo romántico de Heidelberg y son fieles seguidores de las teorías de Johann Gottfried Herder, quien mantiene que la poesía es el alma o el espíritu del pueblo, por lo que es necesario recopilar los testimonios de las literaturas populares desaparecidas a fin de recuperar y entender ese espíritu, diferente en cada nación.

Siguiendo estos postulados, los dos amigos se esforzaron por recuperar los tesoros de la antigua poesía popular alemana, que se creían perdidos, para rescatarlos y entregarlos de nuevo al pueblo. En 1806, Brentano escribió desde Heidelberg a su cuñado, Friedrich Carl von Savigny, profesor en la Universidad de Marburgo, para preguntarle si conocía a alguien en Kassel que pudiera darse una vuelta por la biblioteca y ver si había allí algún que otro antiguo poema que le pudiera copiar.

Savigny pensó enseguida en uno de sus estudiantes, un joven de 21 años llamado Jacob Grimm, quien aceptó el encargo junto a su hermano Wilhelm, un año menor.

Jacob y Wilhelm eran naturales de Hanau, en el Principado de Hesse Kassel. Con poco más de diez años Jacob y Wilhelm habían perdido a su padre, funcionario de profesión, lo que sumió a su familia numerosa (en total eran seis hermanos) en graves dificultades económicas.

Tan sólo gracias al apoyo de una tía que residía en la corte pudieron continuar sus estudios y trasladarse en 1802 a Marburgo para estudiar Derecho. No podían imaginar que allí descubrirían una vocación que determina sus vidas. El encargo de Brentano lleva a Jacob y Wilhelm Grimm a embarcarse en un proyecto propio de gran ambición: elaborar una recopilación de cuentos populares a la que dan el nombre de Cuentos de niños y del hogar (en alemán Kinder und Hausmärchen).

En cuanto los hermanos empezaron a trabajar en los cuentos, se dieron cuenta de que eran una reliquia del pasado alemán de la que no se podía prescindir. Jacob manifestó en una ocasión que no habría podido trabajar con tanto afán en textos aparentemente tan humildes si no hubiera estado seguro de lo importantes que podrían ser para la comprensión de la poesía, la mitología y la historia de Alemania.

A finales de 1806 o comienzos de 1807, los hermanos estaban trabajando ya en la recopilación de los textos. Inicialmente se apoyaron en relatos orales, porque este procedimiento prometía más posibilidades de obtener buenos resultados, y no dejaron de esforzarse por rastrear y buscar nuevos relatores, sobre todo mujeres mayores del campo.

Hoy sabemos que no todos los cuentos de los hermanos Grimm están basados en relatos orales. Algunos eran variantes, orales y escritas, de recopilaciones de cuentos publicadas previamente, como las de madame D’Aulnoy, Charles Perrault, Gianfrancesco Straparola, Giambattista Basile y el clásico de la literatura árabe las Mil y una noches, así como de las primeras colecciones de cuentos alemanes: las de Johann Karl August Musäus y Benedikte Naubert.

En cualquier caso, son más de veinte las personas que contribuyen con sus relatos. Entre ellas las seis hijas del farmacéutico Wild, vecino de los Grimm en Kassel (una de ellas, Dorothea Wild, contraen matrimonio con Wilhelm), así como Friederike Mannel, hija del pastor de la cercana localidad de Allendorf, las hermanas Hassenpflug, las seis hijas de la familia Haxthausen y también las hermanas Droste-Hülshoff, una de las cuales, Annette, sera la poetisa más relevante del XIX alemán.

Pero la que más cuentos aportó a la colección fue, sin duda alguna, Dorothea Viehmann (de soltera Pierson), hija de un inmigrante hugonote, que residía en las cercanías de la ciudad de Kassel. Así pues, todo el material de los cuentos, con muy escasas excepciones, es aportado por mujeres.

No debe olvidarse que muchas de ellas han recibido una educación afrancesada, bien por su origen hugonote, bien porque por aquel entonces esta de moda educar en la cultura francesa a las hijas de las clases más distinguidas de la sociedad.

Algunos de los cuentos transmitidos por estas mujeres fueran,  son versiones de los cuentos de hadas franceses, que llegan a Alemania a través de las colecciones de madame D’Aulnoy y otras, y eran utilizados con frecuencia para que los niños aprendan la lengua del país vecino.

Pero más importante, es el hecho de que las narradoras de los cuentos no son precisamente campesinas, sino mujeres de la alta burguesía y con buena formación. En 1812, los hermanos publican su colección gracias al acuerdo al que llegó Achim von Arnim con un impresor de Berlín. El reconocimiento no se hace esperar, y el 14 de octubre de ese mismo año Wilhelm Grimm escribe a su hermano: Los cuentos nos han hecho famosos en todo el mundo.

El éxito reside en la estricta fidelidad con que los Grimm reproducen los cuentos, sin añadir nada que no esté en el relato original. Los hermanos sienten filólogos, coleccionistas, transmisores y preservadores de un tesoro popular, en contraste con sus predecesores, que habían trabajado de forma muy libre con los testimonios de la poesía popular, dándoles una forma claramente literaria, en correspondencia con la de las colecciones de cuentos italianos o franceses que circulan por toda Alemania.

Durante cuarenta años se publican sucesivas ediciones de la obra. De 1807 a 1810, es Jacob quien más trabaja en los cuentos y quien empieza a publicarlos en periódicos y almanaques como testimonio de la pervivencia oral de antiguos mitos y epopeyas alemanes.

Pero sería Wilhelm quien, posteriormente, comienza a publicarlos en almanaques para niños, sentando con ello las bases para el que será después su público principal. Wilhelm va perfilando el estilo, y en ocasiones retoca algunos detalles de las historias que podrían no resultar del todo convenientes para los jóvenes lectores.

Por ejemplo, en la primera versión de Blancanieves la reina malvada no era la madrastra de la niña, sino su propia madre, al igual que en la edición de 1812 de Hansel y Gretel era la madre, y no la madrastra, la que envia los niños al bosque para que mueran allí de inanición o devorados por las fieras.

La combinación de la recopilación científica de Jacob y la reelaboración estilística de Wilhelm produjo la magnífica obra que todos conocemos y que tan importante puesto ocupa en la literatura occidental, convirtiendo los cuentos de los hermanos Grimm en el libro alemán más editado y traducido de todos los tiempos.

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/hermanos-grimm-coleccionistas-cuentos_22409

Halla un taller de joyería en China de 3.400 años

Los arqueólogos acaban de descubrir un taller de más de 3.400 años de antigüedad, donde se contrarían objetos y joyas en oro y otras piedras preciosas, como el jade.

Este lugar se sitúa en las ruinas de la ciudad de Sanxingdui, en China, y está ubicado a un kilómetro al norte de los afamados pozos de sacrificio de la ciudad. Los investigadores y arqueólogos han quedado fascinados con este nuevo hallazgo porque son pequeñas piezas, pero arrojan bastante luz sobre la historia de la artesanía del país asiático.

Estas excavaciones actuales podrían ofrecer una visión más detallada sobre una de las civilizaciones más enigmáticas de aquella época, el Reino Shu, que tuvo su máximo esplendor hace 4.000 años, aproximadamente, apuntan también desde el medio ‘Xinshua en español’. Su legado es aún muy escaso.

Según el jefe de la excavación, Ryan Honglin, en este taller “escondido” se han descubierto unos 4.000 objetos desde 2022, como piezas en oro, piedra y jade en diferentes estados, “desde materia prima hasta productos acabados”. La importancia de este hallazgo es que se ha descubierto que ya hace 4.000 años los artesanos del lugar tenían una cadena de producción completa, algo que no era típico de ese momento.

Además, esas figuras de jade muestran más detalles sobre cuál es el origen del mismo, así como las técnicas de producción y distribución que tenían.

National Geographic

Hallan huellas dactilares infantiles de 4.500 años

Una investigación muestra que las huellas dactilares encontradas en diversas piezas de cerámica descubiertas en el yacimiento de Tel Hama, en Siria,  pertenecen a niños que se encargaban de elaborar dichas piezas.

Tras analizar 450 vasijas de cerámica  de 4.500 años de antigüedad procedentes de Tel Hama, un yacimiento situado muy cerca de Ebla, en el norte de Siria, una de las ciudades-estado más importantes de la Edad del Bronce Temprano, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Tel Avid y del Museo Nacional de Copenhague ha ha hallado huellas dactilares de niños de 7 y 8 años. 

Dos tercios de las vasijas de cerámica procedentes del yacimiento son elaboradas por niños. Descubren diseños realizados por los propios niños, al margen de la producción industrial, que demostraría el ingenio infantil en las primeras sociedades urbanas. 

Los resultados de este estudio, dirigido por Akiva Sanders, especialista en Arte y Arqueología Mesopotámica de la Universidad de Tel Aviv, han sido publicados en la revista Childhood in the Past y, en él, los expertos aportan una información muy valiosa sobre cómo era ser un niño en el pasado.  Dice Sanders:

Nuestra investigación nos permite echar un vistazo poco común a la vida de los niños que vivían en la zona del reino de Ebla. Descubrimos que, en su apogeo, aproximadamente entre los años 2400 y 2000 a. C., las ciudades asociadas comenzaron a depender del trabajo infantil para la producción industrial de cerámica. Los niños trabajaban en talleres desde los 7 años y recibían formación específica para crear copas lo más uniformes posibles, que se utilizaban tanto en acontecimientos de la vida cotidiana como en los banquetes reales.

Pero ¿cómo pueden saber los expertos que las huellas impresas en la cerámica son infantiles? A lo largo de su vida, las huellas dactilares de una persona no cambian. Por este motivo, el tamaño de la palma de la mano se puede calcular de manera bastante aproximada, midiendo la densidad de los bordes de la huella dactilar y, a partir del tamaño de la palma, se puede estimar la edad y el sexo de la persona.

La investigacion se hizo en Dinamarca.

 Asegura el autor:

A principios de la Edad del Bronce Temprano surgieron algunas de las primeras ciudades-estado del mundo en el Levante y Mesopotamia. En la ciudad de Hama, un antiguo centro de producción de cerámica, constatamos inicialmente la presencia de alfareros de entre 12 y 13 años, siendo la mitad de ellos menores de 18 años y habiendo niños y niñas en proporciones iguales

Esta estadística cambió con la formación de la ciudad-estado de Ebla, cuando vemos que los alfareros empezaron a producir más copas para banquetes. Y como cada vez se celebraban más festines en los que se bebían bebidas alcohólicas, las copas se rompían con bastante frecuencia, por lo que era necesario disponer de más existencias. No solo el reino empezó a depender cada vez más del trabajo infantil, sino que a los niños se les enseñaba a hacer las tazas lo más parecidas posible.

Aquellos niños también decidieron fabricar ellos mismos sus propias piezas en miniatura.

Estos niños se enseñaron entre ellos a fabricar figuritas y vasijas en miniatura, sin la intervención de los adultos. Se puede decir con seguridad que estos objetos fueron creados por niños y, probablemente, también por niños expertos de los talleres de fabricación de tazas. Parece que en esas figurillas los niños pudieron expresar su creatividad y su imaginación.

National Geographic

Raro tesoro romano hallado en Alemania

El Limes Germanicus marca la línea entre el Imperio romano y las tribus bárbaras que no se habían sometido al poder de Roma. En su época de máxima extensión, esta frontera artificial se extendía desde la desembocadura del Rin en el mar del Norte hasta cerca de Ratisbona, a orillas del Danubio.

Hallado en una hoya con un detector de metales.

Debido al mal estado de conservación, hasta ahora apenas se han identificado 100 monedas y la mayoría de estas muestran el retrato de un emperador romano o galo en un lado y otras imágenes en el reverso, como las deidades Hércules y Marte. Las más antiguas representan al emperador romano Gordiano III (que reinó entre el 238 y el 244 d.C.), y las más recientes tienen al emperador galo Victorino (que gobernó entre el 269 y el 271 d.C.).

Monedas que estaban en circulacion en el siglo iii despues de Cristo

Los arqueólogos todavía no están seguros de qué eran los fragmentos de plata hallados, pero la forma de la vasija de cerámica es coherente con las tradiciones cerámicas romanas del siglo III después de Cristo. Lo que siguen sin comprender es, sin embargo, cómo ni por qué este enorme tesoro terminó escondido en la cordillera de Westerwald.

Las monedas datan de entre los años 241 y 243 d.C. y entre el 269 y el 271 de nuestra era, por lo que la fortuna probablemente fue enterrada a principios de la década del 270, dicen los investigadores. Las monedas romanas del siglo III se descubren con frecuencia dentro de las fronteras del imperio, pero fuera es extremadamente raro, añaden.

Actualmente, sólo se conoce otro tesoro descubierto fuera de las fronteras del imperio que tiene más monedas de este período, un alijo encontrado en Polonia. La mayoría de los que se descubren contienen unas pocas docenas o, como mucho, unos centenares de piezas de plata.

Los expertos han podido determinar que algunas de las monedas recién encontradas procedían de Roma, pero que la mayoría fueron acuñadas en Colonia, que en ese momento formaba parte del Imperio galo, que incluía las actuales Francia, Bélgica, España y partes de Alemania e Italia. Esos territorios se separaron de Roma en una época de inestabilidad política entre el 260 y el 274.

La región donde se descubrió el tesoro, sin embargo, no formaba parte de ese Imperio galo. Una de las hipótesis que barajan los arqueólogos para explicar este misterio es que los cabecillas galos intentaron sobornar a las élites alemanas para que no los atacaran o para que asaltaran el Imperio romano.

El extraño tesoro romano descubierto en Alemania a kilómetros de la frontera del Imperio (msn.com)

El tesoro Quimbaya que Colombia reclama a España

122 piezas de oro precolombinas son un obsequio del gobierno colombiano a la Corona española. Como parte del contexto de descolonización de los museos, Colombia reclama su revolución.

Colombia y España vuelven a estar envueltas en una reclamación de propiedades de mucho valor tanto histórico y económico, tal y como pasa meses atrás con los restos del Galeón San José. 

Esta vez es diferente: el ministro de Cultura y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia solicitan formalmente a las autoridades españolas la devolución del Tesoro de los Quimbayas, que se encuentra en territorio peninsular desde 1893.

Esta petición no es nueva, de hecho hace ya varios años que existe un proceso iniciado por el gobierno colombiano con el interés de que España devuelva dichos objetos, no obstante se trata de la primera vez que tiene lugar una petición oficial.

Esta colección de 122 piezas arqueológicas precolombinas hechas de oro y tumbaga es actualmente un de las joyas del Museo de América  de Madrid, ciudad donde se ubica desde que a finales del siglo XIX el entonces presidente de Colombia, Carlos Holguín, las ofreció como obsequio a la reina María Cristina de la Corona española. 

El conjunto, no obstante, es mucho mayor: se trata de 400 piezas que formaban parte del ajuar de dos importantes tumbas indígenas halladas en el sitio de la Soledad, donde se escondían una gran cantidad de riquezas, y que fue descubierta por un grupo de saqueadores. 

El pueblo originario de los Quimbaya era conocido por su gran producción de objetos de orfebrería en cobre y oro, así como cerámica y otros materiales de gran valor y calidad, con los que comerciaban durante el periodo Quimbaya Clásico. Además, cultivaban una enorme variedad de productos de agricultura y eran excelentes cazadores, cualidades que también contribuyeron a su prosperidad. Es, por tanto, parte del legado de estos pobladores indígenas de la antigüedad en su tierra natal. 

Así, el pasado 9 de mayo de 2024 los ministros colombianos Juan David Correa y Luis Gilberto Murillo, de Cultura y Relaciones Exteriores respectivamente, solicitaron a través de una carta formal dirigida a sus homólogos del gobierno de España la devolución de este tesoro teniendo en cuenta el actual contexto de descolonización que está tan presente en la agenda política de los museos a nivel internacional. 

La reticencia del gobierno español se encuentra en el hecho de que estas piezas formaron parte de un regalo y no de una extracción ilegal de época colonial, y por tanto la normativa establecida por el Consejo Internacional de Museos no aplica en este caso y la colección podría, legalmente, seguir formando parte del museo español.

Aun así, las autoridades españolas competentes tienen en cuenta el debate generado mundialmente alrededor de las piezas de arte que se exponen fuera de sus países de origen, y valorará iniciar los trámites necesarios para su devolución, un proceso al que el gobierno colombiano se ha comprometido a contribuir e incluso financiar para que finalmente el Tesoro de los Quimbaya, un elemento que forma parte de la cultura e historia del pueblo colombiano, pueda volver a exponerse en Colombia.

National Geography

Dinamarca devuelve un manto Tupinambá

Un manto de la comunidad indígena Tupinambá expropiado en época colonial, se expone  en el Museo Nacional de Río de Janeiro, tras esfuerzos por recuperar elementos culturales brasileños.

El Museo Nacional de Dinamarca, en Copenhague, ha albergado durante más de tres siglos un elemento ajeno a la cultura danesa que, es la joya de la corona entre su colección. Es un manto Tupinambá, originario de una nación indígena de Brasil. 

Tras meses de conversaciones y mucha especulación sobre el futuro que deparara a este objeto histórico, finalmente ha tenido lugar la ceremonia en la que el mismo museo entrega el manto de vuelta a las instituciones brasileñas, y donde además no han faltado representantes de la propia comunidad Tupinambá.

Así, el manto vuelve a su tierra de origen. No se pueden obviar los sucesos que llevan a los territorios colonizados a esta situación de saqueos, masacres, y expropiaciones. 

El manto, una larga capa rojiza hecha con plumas de ibis escarlata, es un objeto sagrado que forma parte de la cultura y la religión Tupinambá, y por tanto del patrimonio cultural material de Brasil.

Una investigación acerca de los mantos tupinambá llevada a cabo por la estadounidense Amy Buono de la Universidad de Chapman, en California, arroja luz sobre las técnicas de confección y los usos de estas piezas conocidas como assojoaba o guara-abucu.

Fabricada entre los siglos XVI y XVII, momento en el que los Tupinambá son una de las culturas que mejor trabajaba las plumas. Su finalidad es la de participar en los rituales religiosos de los pueblos indígenas antes de la colonización de la región por parte de los portugueses, así como durante las primeras épocas coloniales, antes de que fueran sustraídas y exportadas al continente europeo. 

Para su confección se utilizaban más de 4.000 plumas de ibis escarlata, un ave marina que actualmente está extinta en toda la región. Las plumas son cosidas con la mejor técnica para formar una capa que mide 1,80 metros de largo, y que es utilizada por los chamanes o líderes indígenas, ocasionalmente en sacrificios de guerra. 

Todas las capas de pluma encontradas, como la que ha sido recuperada recientemente, son confeccionadas por los Tupinambá, lo cual indica que ellos son los principales trabajadores de plumas, que muestran la riqueza de los recursos naturales de Brasil. 

 Es considerada una reliquia, ya que en todo el mundo solamente existen 11 mantos de este tipo, todos ellos ubicados en museos europeos. Este que ya se encuentra en Brasil tras haber sido donado por el museo danés se mantiene excepcionalmente bien conservada.

No obstante, el mismo Museo Nacional de Dinamarca todavía posee otros 4 mantos similares. El resto se encuentran repartidos entre el Museo de Historia Natural de la Universidad de Florencia y la Biblioteca Ambrosiana de Milán, en Italia; el Museo de las Culturas de Basilea, en Suiza; el Museo Real de Arte e Historia de Bruselas, en Bélgica; y el Museo Quai Branly de París, en Francia.

La llegada de los portugueses al este de Brasil en el siglo XVI supuso el primer encuentro con los Tupinambá, tribus de agricultores semi-nómadas que ocupan varios kilómetros de la costa, y que cuentan con una extensa cultura y tradición ceremonial.

No obstante, su población se vio seriamente afectada por este encuentro entre civilizaciones distintas: los portugueses trajeron enfermedades a las que el pueblo Tupinambá no estaba acostumbrado, provocando un enorme descenso de su población, y prácticamente su desaparición durante siglos. 

En la actualidad, esta población es de 4.600 personas, de  pequeñas aldeas y habitan en la zona sur de Bahía, y luchan por recuperar los objetos culturales y las tierras que les fueron expropiados desde la ocupación portuguesa. El gobierno de Brasil colabora con esta causa dirigida por los líderes indígenas, trabajando en la repatriación de objetos que siguen expuestos en museos europeos y que pertenecen a distintos grupos originarios. 

La devolución de objetos que forman parte del patrimonio cultural material es un primer paso hacia una reparación cultural de algunos de los daños causados a raíz del colonialismo, a través de la sensibilización con la perspectiva de estas comunidades.

PAIS

National geographic

La AI halla 303 geoglifos en Perú

La inteligencia Artificial ha dado un giro radical a la arqueología con un descubrimiento reciente en las Líneas de Nazca, uno de los sitios más enigmáticos del Perú.

Estas famosas figuras dibujadas en el desierto, que datan de la cultura nazca, ahora cuentan con un nuevo repertorio de 303 geoglifos adicionales gracias al análisis de imágenes aéreas con la ayuda de la IA. 

A la izquierda, lo que ve el sistema de inteligencia artificial. A la derecha, el geoglifo sobre la tierra. El sistema localizó 1.300 candidatos a neoglifos. La cuarta parte resultaron serlo.Nature/Instituto Universitario Yamagata de Nazca

Esta división sugiere que diferentes figuras podrían haber servido para distintos propósitos, desde marcar rutas de pastoreo hasta formar parte de rituales comunitarios.

El uso de la inteligencia artificial en la arqueología no es nuevo, pero este descubrimiento en Nazca marca uno de los usos más destacados de la tecnología. 

La IA fue utilizada para analizar una gran cantidad de imágenes aéreas de la zona en un tiempo récord. Antes, este tipo de investigaciones podía llevar años o incluso décadas debido a la extensión del terreno que abarca más de 600 kilómetros cuadrados.

Las equis amarillas representan ubicaciones de los geoglifos hallados con inteligencia artificial. Foto: Masato Sakai, et al.

También permitió a los investigadores encontrar detalles que serían prácticamente imposibles de detectar a simple vista o con técnicas tradicionales. En particular, las figuras más pequeñas y más complejas, que habían pasado desapercibidas durante décadas, fueron documentadas gracias a esta tecnología avanzada. 

Este tipo de innovación indica que podríamos estar al comienzo de una nueva era en la arqueología, donde los avances tecnológicos permiten descubrimientos mucho más rápidos y detallados.

La Inteligencia Artificial descubre 303 nuevas Líneas de Nazca: el enigma arqueológico que sigue sorprendiendo (msn.com)

James Endsor, 4 exposiciones simutáneas

 Cuatro exposiciones simultáneas en Amberes sacan a la luz, la figura del pintor

Fallecido hace 75 años, el barón de Ensor (que en sus primeras obras es despiadado con el rey, el clero y la plutocracia) resucita en los altares de la ciudad barroca de Pieter Paul Rubens, Anthony Van Dijk y Jacob Jordaens.

En su camino de perdición por el alcoholismo, el padre de Ensor le anima a que sea artista. Su muerte marca la vida del pintor.

Su madre regenta una pequeña tienda de objetos múltiples en las que nunca faltan máscaras, antifaces, pelucas… no en vano el carnaval de Ostende, la ciudad en la que casi nunca sale, celebra uno de los mejores carnavales del mundo.

El museo de bellas artes KMSKA, el de fotografía FOMU, el de moda MOMU y el museo de dibujos y grabados Plantin-Moretus, viviseccionan la vida, la obra, los temores, y los deseos de Ensor.

Explica  Cathérine Verleysen, responsable del arte de los siglos XVIII y XIX en el KMSKA:

Él quiere ser el gran artista belga de vanguardia, pero al principio no es muy consciente de lo que es el impresionismo. No es hasta 1886, en el Salón de Invierno del grupo de artistas Les XX, que tres de sus obras pueden compararse con las de Degas, Renoir, Monet y Pissarro. Los críticos se dan cuenta de que la luz de uno y las de los otros es distinta.

 Tanto en este museo como en el Plantin-Moretus se hace evidente que Ensor no es solo el pintor “de las máscaras y los esqueletos.

Dice el comisario de la muestra Herwig Todts:

Aunque sea fácil perder la perspectiva de su obra, ya desde 1892 se constata que Ensor le da más importancia a la variedad y la variación que a la especialización, y por eso le gusta practicar todos los géneros posibles, marinas oníricas, un retrato de mujeres coquetas, esqueletos.

La trayectoria de Ensor tiene todos los elementos del pintor rechazado y malentendido que el tiempo pone en su sitio, pasa a la posteridad como un gran maestro. Su Cristo entrando en Bruselas es un escándalo. Al Mesías apenas se le distingue en esa pintura estilo.

 Tan pequeño e insignificante como la multitud, pero con su aura dorada encima de una burra, dice Verleysen:

Ensor es un refusé… un mal comprendido, pero acabará siendo una vedette, muy centrado en la música y en la literatura, visitado por pintores que piden consejo o inspiración

En sus últimas décadas de vida, Ensor parece más interesado en el trabajo sobre imprenta, con los aguafuertes, en un trabajo mar minucioso, que supervisa a pie de la imprenta, como décadas más tarde hacen Picasso o Arroyo. Como hace Rembrandt tal vez la única influencia clara en su carrera:

Rembrandt es muy importante para él, por la figura de Cristo, por la intensidad de la luz que pinta y le hace descubrir los aguafuertes.

Dice Verleysen;

¿Por qué tantos esqueletos? Por el miedo a la muerte, claro,. ¿Y las máscaras? No son para esconder la verdadera cara –concluye- sino para mostrarla.

El póker de exposiciones en Amberes se completa con dos muestras que tendrán una atención especial en un próximo número de Magazine.

Una, la del FOMU, gira entorna a una artista cuya obra entronca directamente con Ensor: cada autofotografía de Cindy Sherman es un disfraz, una crítica, una máscara, un personaje que sonríe sospechosa. La otra, en el MOMU, el atrevido museo de la moda, el maquillaje, la peluquería en luminosas campañas de publicidad explican otra dimensión del pintor de Ostende.

James Ensor, un pintor desenmascarado 75 años después (msn.com)

Sorolla en las Colecciones Reales

Galería de las Colecciones Reales acoge desde mediados de octubre de 2024 hasta febrero de 2025 Sorolla, cien años de modernidad, la gran muestra que clausura el centenario de la muerte del pintor valenciano. La exposición está organizada por Patrimonio Nacional y Light Art Exhibitions en colaboración con el Museo Sorolla y la Fundación Museo Sorolla. 

En ella se reúnen 77 pinturas representativas de todas las fases de la producción del artista y de sus principales temas. Muchas son de las más importantes y de mayor calidad y alguna de ellas rara vez o nunca se han visto antes en España. El Museo Sorolla, que cerrará temporalmente para su rehabilitación en octubre, trasladará sus obras más emblemáticas a esta exposición.

Las obras proceden de las instituciones que atesoran las mejores colecciones sobre el pintor, además del Museo Sorolla y la Fundación Museo Sorolla, la Hispanic Society of America, el Museo del Prado, el Musée d’Orsay, y también de colecciones particulares nacionales e internacionales, entre ellas algunas de Estados Unidos o México.

La exposición, comisariada por Blanca Pons-Sorolla, Consuelo Luca de Tena y Enrique Varela Agüí, destaca la vigencia y modernidad de la obra de Sorolla, manteniendo su actualidad a cien años de su muerte.

La figura de Sorolla ha llegado a nuestros días en plena forma. Hoy día brilla con fuerza, es cada vez más conocida y apreciada, y las publicaciones y las exposiciones sobre su obra se multiplican. Esta muestra, que cierra las celebraciones del Centenario Sorolla, se ha concebido como un homenaje a su pintura, a su calidad, a su belleza y a su intacta capacidad de seducción. 
La exposición reúne obras significativas de todas sus etapas y de los principales temas que abarca su producción, algunas de museos y colecciones extranjeros, y otras de colecciones particulares, y presenta algunas novedades absolutas, como Boulevard de París, obra nunca vista en público hasta ahora y que se creía desaparecida. 
La muestra se organiza en cinco apartados: «Rumbo al éxito», «El mar, siempre nuevo», «Sentir el retrato», «Visión de España», «Del paisaje al jardín».

Autorretrato, Joaquín Sorolla, 1909, Museo Sorolla © Joaquín Cortés
Joaquín Sorolla, Mariano Benlliure, 1919, Museo de la Ciudad, Ayuntamiento de Valencia

Desde sus inicios, Joaquín Sorolla entendió que el éxito en exposiciones y salones era la clave para vivir de su arte. Con una base académica sólida y una excepcional habilidad para la pintura, se propuso conquistar todos los premios posibles. Sus obras, tanto las que retrataban la vida cotidiana como las que denunciaban injusticias sociales, le brindaron un sólido prestigio en el mundo del arte refrendado por numerosas medallas. Su mirada única sobre el costumbrismo también cautivó al público, catapultándolo a la fama.
Su camino hacia el éxito había comenzado en Madrid en 1884 y se fue consolidando con obras emblemáticas como Boulevard de París (1890), Después del baño (1892), ¡Aún dicen que el pescado es caro! y La vuelta de la pesca (1894). En 1900, alcanzó la cima de su carrera al obtener un Grand Prix en la Exposición Universal de París y en 1901 la medalla de honor en Madrid.

Boulevard de París, 1890, Colección particular, ©Archivo BPS
¡Aún dicen que el pescado es caro!, 1894, Museo Nacional del Prado, ©Archivo Fotográfico Museo Nacional del Prado
Los pimientos, 1903, The Hispanic Society of America, ©The Hispanic Society of America
Después del baño, 1892, Colección particular, ©Archivo BPS

El mar, siempre nuevo

Joaquín Sorolla es unánimemente reconocido como el pintor español del mar, que le inspiró para crear algunas de las imágenes más bellas e icónicas.
En sus escenas de mar desarrolló una poética personal valiéndose de todos los recursos de la modernidad puestos al servicio de su ideario plástico. El artista asignó un repertorio de códigos simbólicos a cada espacio geográfico del litoral español plasmado en sus lienzos. Mientras las playas de Valencia fueron escenario de la representación naturalista de un clasicismo ancestral, las transparentes aguas de Jávea fueron laboratorio de experimentaciones compositivas y de color. En el Cantábrico mostró la faceta más social con el despliegue de un repertorio de personajes vestidos a la moda que se exhiben para ser vistos y admirados. 
Todas estas imágenes del litoral español forman ya parte de nuestro imaginario colectivo.

El bote blanco. Jávea, 1905, Colección particular, ©Archivo BPS
Instantánea, Biarritz, 1906, Museo Sorolla, ©José Barea
Chicos en la playa, 1909, Museo Nacional del Prado, ©Archivo Museo Nacional del Prado
El baño del caballo, 1909, Museo Sorolla, ©José Barea
Paseo a la orilla del mar, 1909, Fundación Museo Sorolla, ©Joaquín Cortés
Los contrabandistas, 1919, Colección particular, ©Archivo BPS

El retrato esconde un diálogo mudo entre dos seres humanos. Tan relevante es el que pinta como el que se deja pintar. Descubre una necesidad de significarse individualmente por ambas partes. Vanidad, desde luego. Disimulada o exhibida. Su contemplación invita a sentir dos miradas suspendidas en un instante. Toda emoción es circunstancial. Trae al presente un tiempo efímero y un espacio incierto en el que los personajes posan, así que todo puede cambiar en cualquier momento. Es incómodo, pero dejarse retratar también es una forma de entrega, un reconocimiento del mérito profesional o del afecto. La actitud descuidada desvela un encuentro placentero. Están porque son. Sorolla maneja el artificio con naturalidad. Contemplamos la verdad de un encuentro reservado. La intimidad sugiere autenticidad de sentimientos. No hay que contar. Solo sentir. Callado (pintado) está dicho.

Madre, 1895-1901, Museo Sorolla, ©José Barea
La familia, 1901, Museo de la Ciudad, Ayuntamiento de Valencia
Desnudo de mujer, 1902, Colección particular, ©Archivo BPS
Clotilde sentada en un sofá, 1910, Museo Sorolla
La señora de Ira Nelson Morris y sus hijos, 1911, The Hispanic Society of America, ©The Hispanic Society of America

En 1910, cuando Sorolla se encontraba en el punto álgido de su carrera, recibió de Archer M. Huntington el encargo más importante de su vida: una serie de catorce paneles para la decoración de la biblioteca de la Hispanic Society of America, que hoy se conoce como Visión de España
Ajustándose a los intereses de Huntington y llevado de su impulso regeneracionista de dignificar lo que se estaba perdiendo, Sorolla llenó los 210 metros cuadrados de que dispuso para mostrar al pueblo americano una representación de la vida y la cultura de España en ese momento, la esencia de cada una de sus regiones. Las dos más ampliamente representadas serían Castilla y Andalucía. 
De 1912 a 1919 viajó por toda la Península pintando estudios de «tipos» de gran formato, con sus indumentarias tradicionales y con la luz de cada lugar. En aquellas regiones cuyos trajes no ofrecían una riqueza tan acentuada, incluyó fondos en los que el paisaje cobra mayor importancia, como vemos en Tipos manchegos y Tipos del Roncal.

Tipos de Lagartera o Novia Lagarterana, 1912, Museo Sorolla, ©Joaquín Cortés
Tipos de Salamanca, 1912, Museo Sorolla
Baile en el café Novedades de Sevilla, 1914, Colección Banco Santander, ©Colección Banco Santander

Del paisaje al jardín

Junto a sus visiones del mar, Sorolla pintó numerosos paisajes, primero por su propio valor y después, desde el encargo de la Visión de España, como fondos de sus grandes panoramas humanos. Le atraen los escenarios grandiosos, como el Guadarrama o la Sierra Nevada granadina, pero en espacios más recogidos busca el movimiento en los ríos, los reflejos del agua, las sombras movedizas y los encuadres audaces: la continua variación de la luz bajo el movimiento del sol era, para él, la clave de la vida del paisaje.
Desde 1906, Sorolla experimentó con las luces tamizadas entre el follaje de los jardines, donde empezaría a situar algunos retratos. La Alhambra de Granada y el Alcázar de Sevilla le sedujeron con su mezcla de arquitectura, vegetación y agua. A partir de 1911 empezó a diseñar y plantar su propio jardín, y a pintarlo desde 1916: aquel fue su pedazo íntimo de naturaleza y su edén en sus últimos años. 

Arco y puerta de Santa María, Burgos, 1910, The Hispanic Society of America, ©The Hispanic Society of America
La siesta, 1911, Museo Sorolla
Patio de la casa Sorolla, 1917, Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, ©Colección Carmen Thyssen Bornemisza
Fuente y rosal de la Casa Sorolla, 1918 o 1919, Museo Sorolla

Obras

Imagen sobre: Boulevard de París
Boulevard de ParísJoaquín SorollaMadrid, 1890
Imagen sobre: ¡Aún dicen que el pescado es caro!
¡Aún dicen que el pescado es caro!Joaquín SorollaValencia, 1894
Imagen sobre: Mediodía en la playa de Valencia
Mediodía en la playa de ValenciaJoaquín SorollaValencia, verano de 1904
Imagen sobre: El bote blanco. Jávea
El bote blanco. JáveaJoaquín SorollaJávea, verano de 1905
Imagen sobre: Instantánea, Biarritz
Instantánea, BiarritzJoaquín SorollaBiarritz, verano de 1906
Imagen sobre: Corriendo por la playa. Valencia
Corriendo por la playa. ValenciaJoaquín SorollaValencia, verano de 1908
Imagen sobre: Paseo a la orilla del mar
Paseo a la orilla del marJoaquín SorollaValencia, verano de 1909
Imagen sobre: Playa de Valencia
Playa de ValenciaJoaquín SorollaValencia, verano de 1916
Imagen sobre: Después del baño. La bata rosa
Después del baño. La bata rosaJoaquín SorollaValencia, julio-octubre de 1916
Imagen sobre: Antonio García en su laboratorio
Antonio García en su laboratorioJoaquín SorollaValencia, verano de 1908
Imagen sobre: Joaquín Sorolla García sentado
Joaquín Sorolla García sentadoJoaquín SorollaMadrid, h. 1917
Imagen sobre: Baile en el café Novedades de Sevilla
Baile en el café Novedades de SevillaJoaquín SorollaMadrid, 1914
Imagen sobre: Puente de Alcántara
Puente de AlcántaraJoaquín SorollaToledo, 25 de octubre-4 de noviembre de 1906
Imagen sobre: La Catedral de Burgos
La Catedral de BurgosJoaquín SorollaBurgos, 30 de marzo de 1910
Imagen sobre: La siesta
La siestaJoaquín SorollaSan Sebastián, verano de 1911

Hallan una tumba con diez cuerpos en el Tesoro de Petra

Una investigación arqueológica conjunta ha permitido localizar y excavar una tumba secreta bajo el Tesoro de Petra, un lugar icónico en la historia y la actualidad.

El proyecto arqueológico se ha realizado en conjunto por parte del Departamento de Antigüedades, la Autoridad de Desarrollo y Turismo de Petra, el Petra National Trust y el American Center of Research.

El lugar es tan icónico, que apareció en la película Indiana Jones y la última Cruzada, la tercera de la saga protagonizada por Harrison Ford, en la cual el explorador trata de encontrar uno de los tesoros más buscados de la arqueología: el Santo Grial. 

La ciudad de Petra (Jordania) y sus monumentos son de gran interés para visitantes, también los arqueólogos e historiadores, intrigados por saber qué esconde su arquitectura excavada en la roca arenisca por los nabateos. No por nada ha entrado en las listas del Patrimonio de la Humanidad y las Siete Maravillas del Mundo Moderno.

En esta ciudad, que empezó a construirse alrededor del siglo VIII a.C. y pronto se convirtió en una metrópoli próspera gracias al comercio caravanero, se siguen llevando a cabo importantes proyectos arqueológicos que todavía hoy siguen ofreciéndonos nuevos descubrimientos. 

Un  proyecto arqueologico conjunto llevado a cabo por el Departamento de Antigüedades, la Autoridad de Desarrollo y Turismo de Petra, el Petra National Trust y el American Center of Research, liderado por Pearce Paul Creasman, ha descubierto junto al Tesoro de Petra una tumba que hasta ahora se había mantenido secreta. 

Así lo ha informado el propio American Center of Research, que además ha destacado la importancia de las continuas investigaciones a la hora de conocer más sobre la historia de la ciudad, así como de los trabajos de preservación que se llevan a cabo en el lugar. 

La tumba en cuestión está situada debajo del mismo Tesoro de Petra, y contenía restos de más de una decena de esqueletos humanos, así como objetos funerarios de unos 2000 años de antigüedad hechos con materiales como el bronce, el hierro o la cerámica, y todos ellos en muy buen estado de conservación. 

Lo más sorprendente de todo es que, a pesar de que no es la primera tumba que se descubre en Petra, sí que es una de las pocas que se encuentra intacta, ya que muchas de ellas habían sido saqueadas en la antigüedad o destruidas por la humedad.

Se proponen analizar el ADN de los restos óseos para ampliar la información sobre los individuos enterrados. ¿Tenían relaciones de parentesco entre ellos? ¿Qué tipo de dieta consumían? Estas y otras preguntas podrían ser respondidas gracias a estos apasionantes avances científicos. 

En el año 2003 se encontraron dos tumbas enterradas bajo el lateral izquierdo del Tesoro de Petra, y desde entonces se ha teorizado mucho sobre todo lo que el subsuelo del sitio podría llegar a esconder bajo cámaras secretas. Aun así, estas teorías nunca llegaron a confirmarse. 

Ahora, los investigadores han utilizado un radar para encontrar objetos enterrados y así encontrar pruebas de que podía haber más tumbas de las que inicialmente se creía, para obtener el permiso necesario de las autoridades locales y poder excavar bajo esta joya histórica. Finalmente, el pasado mes de agosto se llevó a cabo la excavación sobre el terreno. 

Aunque la ciudad de Petra destaca por sus mausoleos y monumentos ceremoniales, lo cierto es que no se puede considerar una necrópolis porque durante su historia ha crecido y se ha desarrollado mucho, estando llena de vida durante siglos. 

Con el paso del tiempo, los arqueólogos han conseguido saber mucho más de la vida de los nabateos que de sus costumbres funerarias, que durante mucho tiempo han supuesto una gran incógnita para los expertos. Los nuevos hallazgos podrían marcar el inicio de un cambio en este sentido.

National Geographic