Munch, vida, amor y muerte

El Museo de Orsay dedica una exposición al pintor de la condición humana, que profundiza en la riqueza de su obra al margen de su cuadro más conocido

Es uno de los primeros que aspira a introducirse en la frágil psicología de los hombres y mujeres de su tiempo.

Su obra es un poema de vida, amor y muerte, que da título a la muestra que el Museo Orsay inaugura ayer en París.

Hasta el 22 de enero de 2023, la exposición reúne un centenar de obras de primer nivel —entre ellas, 60 préstamos procedentes del Museo Munch de Oslo, que expresan el discurso para quien el arte es una confesión cuyo objetivo es explicar la vida y el sentido de esta a sus contemporáneos.

no-nb_blds_ 132
Foto:25.04.1994

Todos los grandes temas de la existencia aparecen en sus óleos.

No solo la enfermedad y la muerte, sino también la difícil relación con el otro, la quimera del amor romántico y la ansiedad provocada por una observación lúcida del mundo que nos rodea.

Dicen que Munch no conoce los escritos de Freud, pero su obra refleja un gusto casi idéntico por la introspección, inédito en la pintura de la época.

El Museo de Orsay aspira a derribar algunos mitos sobre la obra de Munch.

Destaca la amplitud temática y la complejidad estética de su obra, aunque tan a menudo haya sido reducida a un solo cuadro, El grito.

Afirma Christophe Leribault, presidente del museo:

Su rango de icono lo convierte en una pantalla detrás de la que se esconde una gran obra que dio sentido a ese lienzo

Más allá de ese cuadro, la exposición destaca el lugar destacado que el pintor, autor de 1.700 óleos, dibujos y litografías, ocupa en el arte del periodo de entresiglos.

 Munch encarna como pocos creadores el abandono de las convenciones decimonónicas para sumarse a las interrogaciones de las vanguardias del siglo siguiente. Deja escrito en 1899:

No debemos pintar más interiores con hombres que leen y mujeres que tejen. Tenemos que pintar personas vivas que respiran y sienten y sufren y aman

La historia del arte lo describe como un simbolista que se pasa al expresionismo.

La muestra se opone a esa socorrida versión. Prefiere verlo como un artista que nunca abandona el simbolismo, empezando por su marcada dimensión alegórica.

Según apunta Claire Bernardi, directora del Museo de la Orangerie y comisaria:

Una figura inclasificable situada más allá de los movimientos

 Como los románticos, Munch pinta en diferido: hace los primeros esbozos para muchas de sus obras en París o Berlín, ciudades que visita con frecuencia, y luego las completa en Noruega, sirviéndose de lo esencial: el recuerdo.

A la vez, es influido por los impresionistas, por su trazo rápido y voluntariamente imperfecto, por sus escenas urbanas y su aversión a la industrialización.

Ve su pintura como una sinfonía en la que las obras se hablaban entre sí y generaban resonancias, definición que el Museo de Orsay intenta plasmar en una puesta en escena no cronológica, que agrupa las obras por motivos recurrentes.

Hijo de un médico y huérfano de madre desde niño, de salud frágil y aficionado al alcohol y las mujeres, a quienes considera una droga tan nociva como cualquier otra —para Munch, el amor solo deja un puñado de ceniza tras de sí—, el pintor se caracteriza desde sus comienzos por su mirada funesta sobre su vida y la de sus semejantes, un punto de vista infrecuente en la Noruega luterana del siglo XIX.

Sus primeros cuadros son pequeños escándalos: retratos de su hermana poco antes de morir de tuberculosis (La niña enferma), de una adolescente desnuda que ilustraba el calamitoso paso a la edad adulta (Pubertad), de una mujer que sorbe la fuerza vital de su amado (Vampira) o de un poeta abandonado por su esposa que fija su mirada triste en un mar incapaz de consolarle (Melancolía).  

En una vista callejera, Munch pinta las caras de burgueses convertidos en zombis que lo observan con desconfianza y que parecen prefigurar el rostro deformado que figura en su obra maestra.

Pero es Desesperanza (1892), con su cielo rojo y su punto de fuga en una subrayada diagonal, la obra que anticipó la llegada, un año más tarde, de El grito. 

El cuadro reproduce una visión que Munch tiene paseando por la colina de Ekeberg, en una ciudad que entonces se llama cristiania y no Oslo.

Forma parte de una larga serie de cuadros concebidos como una muestra que quiere recoger todos los estados anímicos de la existencia, El friso de la vida, que Munch organiza como si fuera un artista conceptual avant la lettre —o un comisario de sí mismo—, pero su gráfica expresión de la angustia en estado puro hace que adquiera una autonomía inesperada, seguramente excesiva.

Existen cuatro copias de la obra y ninguna se encuentra en el Museo de Orsay: los museos noruegos que las custodian no han querido desprenderse de sus respectivos tesoros y la única que se encuentra en manos privadas tampoco ha sido cedida por su propietario, el magnate estadounidense Leo Black, que la compra hace una década por 120 millones de dólares.

París tiene que conformarse con exponer una litografía de tamaño medio (50 por 40 centímetros), procedente de una colección noruega, y con algunos dibujos que firmó en los años posteriores.

Lo que puede ser un defecto acaba convertido en virtud.

Este itinerario alternativo por la obra de Munch permite descubrir las aristas menos conocidas en su producción, pese a que las tesis de la muestra tampoco sean especialmente novedosas.

Sobresalen sus mujeres erguidas y solas en la intimidad de sus habitaciones, símbolos de entereza y rigidez protestante, desde su hermana Inger en un solemne retrato de juventud hasta los cuadros inspirados por las obras de Ibsen y Strindberg, igual de perspicaces a la hora de reflejar los horrores cotidianos de vida conyugal.

 También destacan sus autorretratos de distintas épocas, de su semblanza como dandi treintañero envuelto en una melancólica nube de humo a una estampa de Munch convertido en anciano, ya en los años cuarenta del siglo pasado, que parece saber, en su fuero interno, que está a punto de morir.

Aunque el más contundente de todos podría ser el que cierra la muestra.

Munch lo pintó a los 40 años, tras su devastadora ruptura con Tulla Larsen, su gran amor.

El pintor aparece envuelto en las llamas, pero con el rostro sereno, como si hubiera encontrado acomodo en el mismísimo infierno.

HxB: 120.9 x 160 cm; Öl auf Leinwand; Inv. 1443

En diciembre, la exposición recibirá las visitas de noruegos ilustres como el cineasta Joachin Trier director del documental The Other Munch; la autora Lill Ulman, hija de Ingmar Bergman, otro escandinavo familiarizado con la pesadumbre del pintor, o bien el escritor Karl Ove Knausgard que en 2017 dedicó un ensayo al artista, titulado So Much Longing in So Little Space.

El autor de la saga Mi lucha empezaba interrogándose por la inexplicable fascinación que uno de sus cuadros más banales seguía ejerciendo sobre él.

Después de todo, Munch solo pintó en él un vulgar campo de coles. Escribe Knausgård

Pero hay un anhelo en esa pintura, un deseo de desaparecer y fusionarse con el mundo

 Y si esa desaparición terminó para el pintor en cuanto acabó el cuadro, hoy sigue presente en el lienzo, que nos llena una y otra vez con su vacío.

https://elpais.com/cultura/2022-09-21/munch-mas-alla-de-el-grito.html

Publicado por ilabasmati

Licenciada en Bellas Artes, FilologÍa Hispánica y lIiteratura Inglesa.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: